Filtern nach
Letzte Suchanfragen

Ergebnisse für *

Zeige Ergebnisse 176 bis 200 von 4240.

  1. Shibusa: extracting beauty
    Beteiligt: Adkins, Monty (Hrsg.); Dickens, Pip (Hrsg.)
    Erschienen: 2012
    Verlag:  University of Huddersfield Press, Huddersfield

    Shibusa – Extracting Beauty celebrates a number of artistic endeavours: music, painting and the skill of making in general with particular reflection upon Japanese aesthetics. Composer, Monty Adkins and visual artist, Pip Dickens (through a... mehr

     

    Shibusa – Extracting Beauty celebrates a number of artistic endeavours: music, painting and the skill of making in general with particular reflection upon Japanese aesthetics. Composer, Monty Adkins and visual artist, Pip Dickens (through a Leverhulme Trust Award collaboration) investigate commonality and difference between the visual arts and music exploring aspects of rhythm, pattern, colour and vibration as well as outlining processes utilised to evolve new works within these practices.

     

    The hand-cut paper Katagami stencil: a beautiful utilitarian object once used to apply decoration on to Japanese kimonos, is used as a poignant symbol – the ‘hand-made machine’ - by Adkins and Dickens both within the production of paintings and sound compositions and as a thematic link throughout the book.

     

    The book reviews examples of a number of contemporary artists and craftspeople and their individual approaches to ‘making things well’. It explores the balance between hand skills and technology within a work’s production with particular reference to Richard Sennett’s review of material culture in The Craftsman.

     

    Shibusa – Extracting Beauty includes contributing essays by arts writer, Roy Exley, who examines convergence and crossover within the arts and an in-depth history, and review, of the kimono making industry by Kyoto designer, Makoto Mori.

     

    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Quelle: OAPEN
    Beteiligt: Adkins, Monty (Hrsg.); Dickens, Pip (Hrsg.)
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schlagworte: History of art / art & design styles; Music
    Weitere Schlagworte: music; history of arts; Japanese craft; Kimono; Kyoto; Stencil
    Umfang: 1 electronic resource (97 p.)
  2. Non senza scandalo delli convicini': pratiche musicali nelle istituzioni religiose femminili a Napoli 1650-1750
    Autor*in: Fiore, Angela
    Erschienen: 2017
    Verlag:  Peter Lang International Academic Publishers, Bern

    Le istituzioni femminili partenopee furono centri indiscutibili di cultura, fucine di mecenatismo, laboratori privilegiati di attività artistiche e di produzioni musicali e diedero un contributo incisivo alla vita culturale e artistica della Napoli... mehr

     

    Le istituzioni femminili partenopee furono centri indiscutibili di cultura, fucine di mecenatismo, laboratori privilegiati di attività artistiche e di produzioni musicali e diedero un contributo incisivo alla vita culturale e artistica della Napoli vicereale. Monasteri e conservatori impiegarono nel corso dei secoli i musicisti più rappresentativi della città di Napoli a sostegno delle cerimonie liturgiche o per curare la formazione musicale delle religiose e delle figlie ospiti. Il presente studio si propone di indagare e ricostruire le attività musicali di questi enti attraverso lo studio della documentazione proveniente dai principali archivi presenti nella città di Napoli. Le fonti d'archivio permettono infatti di comprendere quale funzione avesse l'arte musicale nella vita dei chiostri. La ricerca intende inoltre considerare la realtà monastica femminile nel suo insieme, esaminando la presenza delle comunità religiose nella città e il loro ruolo all’interno delle dinamiche della vita urbana. L'indagine condotta restituisce oggi una visione attendibile del fenomeno sonoro nel quotidiano delle realtà claustrali, portandoci a comprendere quanto le comunità monastiche femminili contribuirono allo sviluppo di tradizioni musicali, spettacolari, liturgiche.

     

    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Quelle: OAPEN
    Sprache: Italienisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schlagworte: History: specific events & topics; Music
    Weitere Schlagworte: 1650; 1750; Conservatori; convicini; delli; Educazione musicale; femminili; Fiore; istituzioni; Monache; Monasteri; Musica sacra; musicali; Napoli; nelle; pratiche; religiose; scandalo; senza
    Umfang: 1 electronic resource (276 p.)
  3. Culture Management : Strategy and marketing aspects
    Beteiligt: Wroblewski, Lukasz (Hrsg.)
    Erschienen: 2017

    "Dr Lukasz Wroblewski's book Culture Management: Strategy and Marketing Aspects clearly recognises that the pressures on the cultural sector in the 21st Century are greater than ever before. Based on robust academic research within a practical... mehr

     

    "Dr Lukasz Wroblewski's book Culture Management: Strategy and Marketing Aspects clearly recognises that the pressures on the cultural sector in the 21st Century are greater than ever before. Based on robust academic research within a practical industry context, this book addresses all the key issues related to marketing strategy and planning for the cultural industries. It will be an invaluable tool for managers, policy-makers and all those working in the creative and cultural world, and will help them to develop sound strategies for the future." Dr Kim Lehman Tasmanian School of Business and Economics, University of Tasmania 

    "Dr Wroblewski's book explains clearly what has changed to make the use of business models necessary, even in organizations which might have resisted in the past. Globalization has resulted in a population which understands and appreciates art and culture created in other countries. While it might be agreed that this is beneficial for society, it means that cultural arbitrators within a country no longer have the authority to dictate what is accepted as culture. Managers now understand that to gain the support of the public they must explain the benefits of consuming their cultural product." Dr Bonita M. Kolb Professor Emeritus of Lycoming College in Pennsylvania 

    "A thoughtful and penetrating analysis of culture management addressing marketing strategies and cultural institutions. An important `must read' book for those involved in this exciting sector." Prof Adrian Payne University of UNSW Business School, University of New South Wales

     

    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Quelle: OAPEN
    Beteiligt: Wroblewski, Lukasz (Hrsg.)
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schlagworte: Business & management; The arts: general issues; Music; Agriculture & farming
    Weitere Schlagworte: Business & Economics; Art; Music; Technology & Engineering; Agriculture
  4. Early Printed Music and Material Culture in Central and Western Europe
    Beteiligt: Lindmayr-Brandl, Andrea (Hrsg.); McDonald, Grantley (Hrsg.)
    Erschienen: 2021
    Verlag:  Taylor & Francis

    This book presents a varied and nuanced analysis of the dynamics of the printing, publication, and trade of music in the sixteenth and early seventeenth centuries across Western and Northern Europe. Chapters consider dimensions of music printing in... mehr

     

    This book presents a varied and nuanced analysis of the dynamics of the printing, publication, and trade of music in the sixteenth and early seventeenth centuries across Western and Northern Europe. Chapters consider dimensions of music printing in Britain, the Holy Roman Empire, the Netherlands, France, Spain and Italy, showing how this area of inquiry can engage a wide range of cultural, historical and theoretical issues. From the economic consequences of the international book trade to the history of women music printers, the contributors explore the nuances of the interrelation between the materiality of print music and cultural, aesthetic, religious, legal, gender and economic history. Engaging with the theoretical turns in the humanities towards material culture, mobility studies and digital research, this book offers a wealth of new insights that will be relevant to researchers of early modern music and early print culture alike.

     

    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
  5. Landscapes of Music in Istanbul : A Cultural Politics of Place and Exclusion (Edition 1)
    Beteiligt: Papadopoulos, Alex G. (Hrsg.); Duru, Asli (Hrsg.)
    Erschienen: 2017
    Verlag:  transcript Verlag, Bielefeld

    Everyday articulations of music, place, urban politics, and inclusion/exclusion are powerfully present in Istanbul. This volume analyzes landscapes of music, community, and exclusion across a century and a half. An interdisciplinary group of scholars... mehr

     

    Everyday articulations of music, place, urban politics, and inclusion/exclusion are powerfully present in Istanbul. This volume analyzes landscapes of music, community, and exclusion across a century and a half.

    An interdisciplinary group of scholars and artists presents four case studies: the rembetika, the music of the Asiks, the Zakir/Alevi tradition, and hip-hop, in Beyoglu, Üsküdar, the gentrifying Sulukule neighborhood, and across the metropolis.

     

    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Quelle: OAPEN; transcript Open Access
    Beteiligt: Papadopoulos, Alex G. (Hrsg.); Duru, Asli (Hrsg.)
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schlagworte: Music; Urban communities; Social & cultural anthropology, ethnography
    Weitere Schlagworte: Music; History & Criticism; Social Science; Sociology; Urban; Social Science; Anthropology; Cultural & Social
  6. Don’t Be Quiet, Start a Riot! Essays on Feminism and Performance
    Erschienen: 2016
    Verlag:  Stockholm University Press, Stockholm, Sweden

    This collection of essays investigates elements of the human voice and performance, and their implications for gender and sexuality. The chapters address affect, pleasure, and memory in the enjoyment of musical and theatrical performance. Rosenberg... mehr

     

    This collection of essays investigates elements of the human voice and performance, and their implications for gender and sexuality. The chapters address affect, pleasure, and memory in the enjoyment of musical and theatrical performance. Rosenberg also examines contemporary feminist performance, anti-racist interventions, activist aesthetics, and political agency especially with regard to feminist and queer interpretations of opera and theatre. She contextualizes her work within broader developments in gender and queer studies, and within the feminist movement by highlighting important contributions of artists who draw from the above to create performance. The book will be welcomed by opera and theatre lovers, students, academics, and the wider public that is interested in the performing arts and its queer feminist potential.

     

    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Quelle: OAPEN
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9789176350201; 9789176350218; 9789176350225
    Weitere Identifier:
    Schlagworte: Performance art; Theatre studies; Music; Opera; Lesbian studies
    Weitere Schlagworte: queer opera; activist performance; feminist performance; feminist theatre; queer diva; voice; Éditions Gallimard; Lohengrin (opera); Tintomara (film)
    Umfang: 1 electronic resource (264 p.)
  7. Just Vibrations: The Purpose of Sounding Good
    Autor*in: Cheng, William
    Erschienen: 2016
    Verlag:  University of Michigan Press, Ann Arbor

    Modern academic criticism bursts with what Eve Kosofsky Sedgwick once termed paranoid readings—interpretative feats that aim to prove a point, persuade an audience, and subtly denigrate anyone who disagrees. Driven by strategies of negation and... mehr

     

    Modern academic criticism bursts with what Eve Kosofsky Sedgwick once termed paranoid readings—interpretative feats that aim to prove a point, persuade an audience, and subtly denigrate anyone who disagrees. Driven by strategies of negation and suspicion, such rhetoric tends to drown out softer-spoken reparative efforts, which forego forceful argument in favor of ruminations on pleasure, love, sentiment, reform, care, and accessibility. Just Vibrations: The Purpose of Sounding Good calls for a time-out in our serious games of critical exchange. Charting the divergent paths of paranoid and reparative affects through illness narratives, academic work, queer life, noise pollution, sonic torture, and other touchy subjects, William Cheng exposes a host of stubborn norms in our daily orientations toward scholarship, self, and sound. How we choose to think about the perpetration and tolerance of critical and acoustic offenses may ultimately lead us down avenues of ethical ruin—or, if we choose, repair. With recourse to experimental rhetoric, interdisciplinary discretion, and the playful wisdoms of childhood, Cheng contends that reparative attitudes toward music and musicology can serve as barometers of better worlds.

     

    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Quelle: OAPEN
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9780472073252; 9780472053254
    Weitere Identifier:
    Schlagworte: Music
    Weitere Schlagworte: Media
    Umfang: 1 electronic resource (181 p.)
  8. Informed Play : Approaching a Concept and Biology of Tone Production on Early Modern Lute Instruments
    Erschienen: 2018
    Verlag:  Cappelen Damm Akademisk/NOASP (Nordic Open Access Scholarly Publishing), Oslo

    Informed Play presents a conceptual understanding of tone production based on extensive historical research on primary sources, modern literature and handbook reviews, physical and psychological perspectives as well as on technology. As the first... mehr

     

    Informed Play presents a conceptual understanding of tone production based on extensive historical research on primary sources, modern literature and handbook reviews, physical and psychological perspectives as well as on technology. As the first volume in English to discuss and contextualise the topic of tone production on Early Modern lute instruments from a broad, interdisciplinary approach, it represents a unique and significant contribution to research on Early Music performance, particularly performance on lute instruments. At a lute-centred level, this book challenges many preconceptions about tone production by addressing the motivations behind certain choices made in and embraced by the Early Music community. It is therefore an essential ‘desk reference’ for both researchers and performers. At a meta-level, Informed Play offers a general perspective of how self-expressive acts, physical and social causes and effects can be perceived biologically to better understand historical music performance as a social practice and phenomenon.

     

    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Quelle: OAPEN
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9788202590444
    Weitere Identifier:
    Schlagworte: Music; Theory of music & musicology
    Weitere Schlagworte: Early Modern; Early Music; Music performance; Lute instruments; Tone production; Interdisciplinary studies; String (music); Thumb; Timbre
    Umfang: 1 electronic resource (225 p.)
  9. Circulation and Control : Artistic Culture and Intellectual Property in the Nineteenth Century
    Beteiligt: Delamaire, Marie-Stéphanie (Hrsg.); Slauter, Will (Hrsg.)
    Erschienen: 2021
    Verlag:  Open Book Publishers

    The nineteenth century witnessed a series of revolutions in the production and circulation of images. From lithographs and engraved reproductions of paintings to daguerreotypes, stereoscopic views, and mass-produced sculptures, works of visual art... mehr

     

    The nineteenth century witnessed a series of revolutions in the production and circulation of images. From lithographs and engraved reproductions of paintings to daguerreotypes, stereoscopic views, and mass-produced sculptures, works of visual art became available in a wider range of media than ever before. But the circulation and reproduction of artworks also raised new questions about the legal rights of painters, sculptors, engravers, photographers, architects, collectors, publishers, and subjects of representation (such as sitters in paintings or photographs). Copyright and patent laws tussled with informal cultural norms and business strategies as individuals and groups attempted to exert some degree of control over these visual creations.

     

    With contributions by art historians, legal scholars, historians of publishing, and specialists of painting, photography, sculpture, and graphic arts, this rich collection of essays explores the relationship between intellectual property laws and the cultural, economic, and technological factors that transformed the pictorial landscape during the nineteenth century.

     

    This book will be valuable reading for historians of art and visual culture; legal scholars who work on the history of copyright and patent law; and literary scholars and historians who work in the field of book history. It will also resonate with anyone interested in current debates about the circulation and control of images in our digital age.

     

    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
  10. Instruments for New Music: Sound, Technology, and Modernism
    Erschienen: 2015
    Verlag:  University of California Press, Oakland, California

    Player pianos, radio-electric circuits, gramophone records, and optical sound film—these were the cutting-edge acoustic technologies of the early twentieth century, and for many musicians and artists of the time, these devices were also the... mehr

     

    Player pianos, radio-electric circuits, gramophone records, and optical sound film—these were the cutting-edge acoustic technologies of the early twentieth century, and for many musicians and artists of the time, these devices were also the implements of a musical revolution. Instruments for New Music traces a diffuse network of cultural agents who shared the belief that a truly modern music could be attained only through a radical challenge to the technological foundations of the art. Centered in Germany during the 1920s and 1930s, the movement to create new instruments encompassed a broad spectrum of experiments, from the exploration of microtonal tunings and exotic tone colors to the ability to compose directly for automatic musical machines. This movement comprised composers, inventors, and visual artists, including Paul Hindemith, Ernst Toch, Jörg Mager, Friedrich Trautwein, László Moholy-Nagy, Walter Ruttmann, and Oskar Fischinger. Patteson’s fascinating study combines an artifact-oriented history of new music in the early twentieth century with an astute revisiting of still-relevant debates about the relationship between technology and the arts.

     

    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Quelle: OAPEN
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9780520963122
    Weitere Identifier:
    Schlagworte: Music; Theory of music & musicology; Media studies; History of engineering & technology
    Weitere Schlagworte: music and technology; acoustic technology; electronic musical instruments; musical instruments; Hans Heinz Stuckenschmidt; Paul Hindemith; Sound film; Timbre
    Umfang: 1 electronic resource (250 p.)
  11. Art of Fugue: Bach Fugues for Keyboard, 1715–1750
    Autor*in: Kerman, Joseph
    Erschienen: 2015
    Verlag:  University of California Press, Oakland, California

    Fugue for J. S. Bach was a natural language; he wrote fugues in organ toccatas and voluntaries, in masses and motets, in orchestral and chamber music, and even in his sonatas for violin solo. The more intimate fugues he wrote for keyboard are among... mehr

     

    Fugue for J. S. Bach was a natural language; he wrote fugues in organ toccatas and voluntaries, in masses and motets, in orchestral and chamber music, and even in his sonatas for violin solo. The more intimate fugues he wrote for keyboard are among the greatest, most influential, and best-loved works in all of Western music. They have long been the foundation of the keyboard repertory, played by beginning students and world-famous virtuosi alike. In a series of elegantly written essays, eminent musicologist Joseph Kerman discusses his favorite Bach keyboard fugues—some of them among the best-known fugues and others much less familiar. Kerman skillfully, at times playfully, reveals the inner workings of these pieces, linking the form of the fugues with their many different characters and expressive qualities, and illuminating what makes them particularly beautiful, powerful, and moving.

     

    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Quelle: OAPEN
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9780520287631
    Weitere Identifier:
    Schlagworte: Music; Theory of music & musicology
    Weitere Schlagworte: fugue; bach; classical music; music theory; keyboard; Cadence; Counterpoint; Johann Sebastian Bach; Soprano; Stretto; Subject (music); The Art of Fugue; Tonic (music)
    Umfang: 1 electronic resource (192 p.)
  12. Når musikken gir mening.
    Erschienen: 2017
    Verlag:  Cappelen Damm Akademisk/NOASP (Nordic Open Access Scholarly Publishing)

    As the title of this treatise indicates, the topic is communication about quality. The author explores the general possibilities and limits of linguistic communication regarding the quality of grade school concerts, with specific concerts as her... mehr

     

    As the title of this treatise indicates, the topic is communication about quality. The author explores the general possibilities and limits of linguistic communication regarding the quality of grade school concerts, with specific concerts as her observational data. The crucial question is where to draw the line between what can be expressed verbally and what cannot when it comes to communicating about quality in this context. The point of departure for the author’s exploration is the noticeable tension that exists between different participants in The Cultural Rucksack (DKS) initiative and the school concert arena. Other researchers have explored this issue, but their contributions do not converge regarding the level of tension and the content of the different stances (cf. Borgen & Brandt 2006; Breivik & Christophersen 2014; Holdhus 2014). When Music Makes Sense aims particularly at clarifying the latter question, i.e., illuminating the specific content of the different stances. The lines of conflict and accord are made more apparent and palpable, and previous research is partly amended. This applies notably to the pupils own opinions on quality, as the treatise shows that they have more divergent opinions than what had been noted in previous research on DKS.

     

    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Quelle: OAPEN
    Sprache: Unbestimmt
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schlagworte: Music; Education
    Weitere Schlagworte: school concerts; music
  13. Keys to Play: Music as a Ludic Medium from Apollo to Nintendo
    Autor*in: Moseley, Roger
    Erschienen: 2016
    Verlag:  University of California Press, Oakland, California

    How do keyboards make music playable? Drawing on theories of media, systems, and cultural techniques, Keys to Play spans Greek myth and contemporary Japanese digital games to chart a genealogy of musical play and its animation via improvisation,... mehr

     

    How do keyboards make music playable? Drawing on theories of media, systems, and cultural techniques, Keys to Play spans Greek myth and contemporary Japanese digital games to chart a genealogy of musical play and its animation via improvisation, performance, and recreation. As a paradigmatic digital interface, the keyboard forms a field of play on which the book’s diverse objects of inquiry—from clavichords to PCs and eighteenth-century musical dice games to the latest rhythm-action titles—enter into analogical relations. Remapping the keyboard’s topography by way of Mozart and Super Mario, who head an expansive cast of historical and virtual actors, Keys to Play invites readers to unlock ludic dimensions of music that are at once old and new.

     

    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Quelle: OAPEN
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9780520965096
    Weitere Identifier:
    Schlagworte: Music; Media studies
    Weitere Schlagworte: keyboards (music) history; musical performance history; electronic games; play; Wolfgang Amadeus Mozart
    Umfang: 1 electronic resource (468 p.)
  14. European Voices III : The Instrumentation and Instrumentalization of Sound Local Multipart Music Practices in Europe
    Erschienen: 2017
    Verlag:  Böhlau, Wien; München

    Local multipart music practices are based on the intentionally distinct and coordinated participation of music makers in the performing act. Following the rules of interaction while promoting at the same time their personal goals, the protagonists... mehr

     

    Local multipart music practices are based on the intentionally distinct and coordinated participation of music makers in the performing act. Following the rules of interaction while promoting at the same time their personal goals, the protagonists share their own treasure trove of experiences and cultural affiliations and shape sounds and values. Such complex and dynamic processes are central to the investigations of instrumentation and instrumentalization of sound.

    DVD: e-book.fwf.ac.at/o:1078 Lokale Musikpraktiken beruhen auf Bestrebungen der Musikmacherinnen und Musikmacher zur kennzeichnenden und abgestimmten Teilnahme in Aufführungsabläufen. Die Protagonistinnen und Protagonisten teilen ihre Erfahrungsschätze und kulturelle Zugehörigkeiten und gestalten Klänge und Werte während sie die Regeln der Interaktion folgen und gleichzeitig ihre persönlichen Ziele übermitteln. Diese komplexen und dynamischen Prozesse sind wesentlich für die Untersuchungen der Instrumentation und Instrumentalisierung des Klanges.

    DVD: e-book.fwf.ac.at/o:1078

     

    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
  15. Musik und Melancholie im Werk Heimito von Doderers
    Erschienen: 2012
    Verlag:  Böhlau, Wien; München

    The present book consists of two parts, thus embodying the “two forces” that Bakhtin sees at play in every work of art: form and content. They are accorded equal weight. With regard to form, the book explores the various literary strategies employed... mehr

     

    The present book consists of two parts, thus embodying the “two forces” that Bakhtin sees at play in every work of art: form and content. They are accorded equal weight. With regard to form, the book explores the various literary strategies employed by Doderer in his “Divertimenti,” in as much as they are inspired by musical forms. With regard to content the book focuses on the rather gloomy subjects that dominate the “Divertimenti.” The aim is to explore in how far these two aspects, i.e. musical form – a superstructure informed by musical aesthetics – and melancholic content – an oppressive atmosphere, the explicit foregrounding of experiences of depression – depend on each other. The book shows how they form a compelling whole.

    It is based on a variety of unpublished primary sources that have not been studied before, including an early fragment of “Divertimento No VI” („Erwachen fröhlicher Empfindungen bei der Ankunft auf dem Lande“) as well as diary sketches and draft outlines of the composition of the work. The book is thus able to comprehensively explore the musical techniques and strategies of musical composition of the “Divertimenti.” This thorough formal analysis provides new insights into what Steven Paul Scher has called an area of “comparative liminality” – that area in which the conditions are negotiated under which musical techniques can be transferred into “literature.”

    The “Divertimenti” belong to the world of Saturn. By focusing on melancholy and depression – topics that resonate throughout the Divertimenti and provide the dark undertone of the author’s later works – the book offers a new reading of Doderer’s work; it brings to light depictions of “deperceptive” states. This requires a new explanation of Doderer’s own theory of “apperception” and “deperception,” and of “first” and “second reality.” It will be offered in light of Kristeva’s “dark sun.” The book explores depictions of melancholy in a broader context and considers potential links between literary and clinical manifestations of melancholy.

    In view of the intellectual milieu of contemporary Vienna, the present study shows how deeply indebted Doderer’s early works are to Viennese Modernism – a quality that has been obstructed by the fact that most of these works were only published after Doderer’s death. This presupposes an appreciation of the Wiener Moderne which goes beyond the time span suggested by Gotthart Wunberg’s 1981 anthology, “Die Wiener Moderne. Literatur, Kunst und Musik zwischen 1890 und 1910,” instead drawing inspiration from “Wien 1880-1938. Die fröhliche Apokalypse,” a 1986 exhibition at the Centre Pompidou in Paris which, according to Jacques Le Rider, epitomizes the study of Viennese Modernism.

    Doderer’s receptivity for the intellectual, theoretical, and artistic movements of the turn of the 20th century is shown to be more pronounced than previously assumed. While the ambition of Doderer’s works ultimately transcends Viennese Modernism, a close exploration of the central tenets of this period can highlight various aspects of his early works, especially his uncompromising will to (musical) form. Meine Arbeit ist im Wesentlichen zweigeteilt. Jene „zwei Mächte“, als die Bachtin Form und Inhalt des künstlerischen Werks bezeichnet hat, koexistieren in ihr gleichberechtigt nebeneinander. Auf der einen, der formalen Seite, widmet sich meine Studie den spezifischen, durch die Formensprache der Musik inspirierten literarischen Verfahrensweisen der Dodererschen „Divertimenti“. Auf der anderen, der inhaltlichen Seite, befasst sich die Untersuchung mit den überwiegend dunkleren Tönen, die in den „Divertimenti“ angeschlagen werden. Das eigentliche Ziel meiner Arbeit ist es zu klären, inwiefern sich diese beiden Komplexe – musikalische Form (musikalisch ästhetisierte Superstruktur) und melancholischer Inhalt (depressiv getönte Stimmungslage, Thematisierung depressiver Erfahrungen) – wechselseitig bedingen, weshalb sie in den „Divertimenti“ eine derart unwiderstehliche Einheit bilden.

    Hierbei stützt sich meine Studie auf zahlreiche Materialien aus dem Nachlass, die in der Forschung bisher nicht beachtet wurden. Auf dieser neuen Text- und Materialgrundlage, die vor allem durch das Fragment zu „Divertimento No VI“ („Erwachen fröhlicher Empfindungen bei der Ankunft auf dem Lande“) sowie diaristische Notizen und Kompositionspläne aus dem Skizzenwerk substantiell erweitert wird, spürt die Arbeit den musikalischen Techniken und kompositorischen Strategien der „Divertimenti“ nach. Die auf den Nachlassfunden basierende formale Analyse gewährt tiefe Einblicke in jenes von Steven Paul Scher so bezeichnete „komparatistische Grenzgebiet“, in dem die Konditionen ausgehandelt werden, zu denen ‚literarische‘ Transfers von musikalischen Techniken möglich sind.

    Die „Divertimenti“ stehen ganz im Zeichen des Saturn. Indem meine Arbeit sich dem Thema Melancholie und Depression widmet, das nicht nur in den „Divertimenti“ ‚anklingt‘, sondern auch das spätere Schaffen des Autors dunkel grundiert, regt sie eine neue, auf die Schilderungen „deperzeptiver“ Zustände gerichtete Lesart des Dodererschen Werkes an. In diesem Zusammenhang ist es nötig, Doderers quasiphilosophische Spezialtheorie, die um die Begriffspaare „Apperzeption“ und „Deperzeption“ sowie „erste“ und „zweite Wirklichkeit“ kreist, sozusagen im Licht der „schwarzen Sonne“ (Julia Kristeva) neu zu betrachten. Auch gibt meine Arbeit einen Überblick darüber, wie sich die Erfahrung der Depression literarisch manifestiert, und sie weicht der Frage nicht aus, ob sich die textlichen Befunde mit der Klinik der Melancholie in Einklang bringen lassen.

    Bei allem stets das zeitgeistige intellektuelle Milieu Wiens im Blick habend, beabsichtigt meine Arbeit nebenbei zu zeigen, wie tief Doderers größtenteils erst postum veröffentlichtes Frühwerk in der Wiener Moderne verwurzelt ist. Hierbei wird allerdings ein Verständnis der Wiener Moderne vorausgesetzt, das zeitlich weiter reicht, als etwa der Titel der von Gotthart Wunberg 1981 herausgegebenen Anthologie „Die Wiener Moderne. Literatur, Kunst und Musik zwischen 1890 und 1910“ vermuten ließe. Als Anregung diente vielmehr die 1986 im Pariser Centre Pompidou organisierte Ausstellung „Wien 1880-1938. Die fröhliche Apokalypse“, die laut Jacques Le Rider den vorläufigen Höhepunkt der Diskussion um die Wiener Moderne markierte.

    Doderers große Offenheit für die intellektuellen, wissenschaftlichen und künstlerischen Strömungen der Jahrhundertwende wird in meiner Arbeit in einem bisher nicht gekannten Umfang bloßgelegt. Der Autor geht nicht in allem in der Wiener Moderne auf. Doch werden viele Aspekte seiner frühen literarischen Anstalten, nicht zuletzt der unbedingte Wille zur (in erster Linie musikalischen) Form, vor diesem Hintergrund verständlicher.

     

    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Quelle: OAPEN
    Sprache: Deutsch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schlagworte: Music
    Weitere Schlagworte: Heimito von Doderer; Contemporary German Literature; Wiener Moderne (1880-1938); Literary Melancholy; Comparative Literatur; Psychoanalytic Literary Criticism; Depression
    Umfang: 1 electronic resource (690 p.)
  16. Joseph Lanner : Chronologisch-thematisches Werkverzeichnis
    Erschienen: 2012
    Verlag:  Böhlau

    Joseph Lanner (1801-18439 is one of the most important and outstanding composers of dance music in the so called "Biedermeier" (the period after the "Wiener Kongress", 1st half of the 19th century). He invented the form of the Viennese waltz and... mehr

     

    Joseph Lanner (1801-18439 is one of the most important and outstanding composers of dance music in the so called "Biedermeier" (the period after the "Wiener Kongress", 1st half of the 19th century). He invented the form of the Viennese waltz and founded a tradition, which was successfully carried on by the Strauß-family. Although Lanner wrote more than three hundred compositions until now there is no list of works existing, which describes the existing sources. After more than five years of recherché this list of works is now completed.

     

    The first part gives an introduction and describes some of the attributes of Lanners compositions. A short biography is followed by chapters about the development of dance in Vienna at the beginning of the 19th century, a list of other dance music composers of that time, an overview of the forms Lanner used in his dances, but also specific themes such as instrumentation, a list of the most important halls where Lanner performed e.g.

     

    The second part is the list of works, ordered by works with Opus-number and works without. For every composition the user will find full information's about the instruments which are required in the composition, the existing editions including autographs, copies and music in print (as well as information's in which Viennese libraries these scores are available), information's about first performances and the person to whom the dance was dedicated, and references of newspapers or books in which the work is mentioned.

     

    At the beginning there are the incipients printed (for Ländler and waltz including first and second theme), which allows musicians all over the world to recognize a certain dance by the melody.

     

    In the appendices all works are listed once more by alphabetical order, furthermore you will find a list of all persons to whom a dance was dedicated and a short list of works of Lanners son, August.

     

    This list of works of the compositions of Lanner fulfils all criteria a modern list of works requires. Joseph Lanner (1801-1843) zählt zu den bedeutendsten Tanzmusikkomponisten des Biedermeiers, er gilt als der Vater des "Wiener Walzers", damit schuf er eine Tradition, auf der vor allem die Strauß-Söhne aufbauen konnten. Obwohl Lanner weit über dreihundert Kompositionen schuf, existiert bis heute kein wissenschaftliches Werkverzeichnis, welches seine zahlreichen Tänze und Bearbeitungen auflistet und mit den Mittel quellenkritischer Forschung dem Benutzer aufbereitet. Diese Lücke konnte - nach über fünfjähriger Recherchetätigkeit - mit dem vorliegenden Werk geschlossen werden.

    Im ersten Teil wird eine ausführliche Einleitung in die besonderen Eigenheiten der Lannerschen Kompositionen geboten. Nach einem kurz gehaltenen biographischen Überblick folgen wichtige fachspezifische Erläuterungen zu den Themen "Entwicklung des Gesellschaftstanzes in Wien", ein Überblick über die zeitgleich mit Lanner wirkenden Tanzkomponisten, eine Besprechung der von Lanner verwendeten Tanzformen, aber auch Auflistungen der wichtigsten Tanzlokale, in denen Lanner wirkte, diese werden ergänzt durch praktische Hinweise zu den Instrumenten, die Lanner verwendete, zu seinen Konzertauftritten, aber auch zu musikästhetischen Fragestellungen, welche sich in Zusammenhang mit seinem umfangreichen Oeuvre ergeben.

    Es folgt - in zwei Teilen - das eigentliche Werkverzeichnis. Im ersten Teil werden die gedruckten Werke mit Opuszahl, im zweiten alle weiteren Werke beschrieben. Neben den unerlässlichen Quellenhinweisen zu den vorhandenen Materialien inklusive Bibliothekssignaturen der Wiener Musiksammlungen werden alle historischen Ausgaben - vom Autograph bis zu den mannigfachen Bearbeitungen - mit Datums- und Titelangabe angeführt, hinzu kommen Datierungen der Entstehung und der ersten Aufführungen. Literaturangaben (auch der wichtigsten Wiener Zeitungen) beschließen die einzelnen Werkauflistungen. Jedes Werk ist zudem über Incipits auch dem Musiker, welcher bestimmte Themen und Melodien sucht, erschlossen. Für alle Tänze und Bearbeitungen werden die relevanten Notenincipits am Beginn angegeben. Eine genaue Besetzungsliste der verwendeten Instrumente erlaubt Dirigenten und Tanzmusikorchestern einen raschen Überblick über die Erfordernisse einer Aufführung.

    Der Anhang bietet neben einer alphabetischen Auflistung aller Werke weitere praktische Informationen, u.a. eine Liste aller Widmungsträger sowie in Kurzform eine Auflistung der Werke von Joseph Lanners Sohn, August. Alle für den Leser erforderlichen Erläuterungen zur Benutzung (inklusive Abkürzungen etc.) sind vorhanden, so dass das vorliegende Werkverzeichnis alle seitens der Musikwissenschaft geforderten Kriterien erfüllt.

     

    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Quelle: OAPEN
    Sprache: Deutsch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schlagworte: Music
    Weitere Schlagworte: Joseph; Lanner; list of works; waltz; Vienna; danse; Joseph; Lanner,Werkverzeichnis; Walzer; Wien; Tänze; Klavier; Ländler; Wiener Zeitung
    Umfang: 1 electronic resource (761 p.)
  17. Elektrische Klangmaschinen : Die Pionierzeit in Deutschland und Österreich
    Erschienen: 2007
    Verlag:  Böhlau

    The publication deals with the time of pioneers in building "electrical musical instruments" in German speaking countries. It is based on a research project funded by the Austrian National Bank's "Jubilaeumsfonds" (project number 9382), where the... mehr

     

    The publication deals with the time of pioneers in building "electrical musical instruments" in German speaking countries. It is based on a research project funded by the Austrian National Bank's "Jubilaeumsfonds" (project number 9382), where the popularisation of these instruments was in focus. Starting with the first attempts the development in the respective region is examined for the time between 1920 and 1945 using carefully investigated documents. After a short description of the roots going back to the 19th century the documentation continues with a critical evaluation of the constructions and their presentation in the 1920ties (especially Joerg Mager and Lev Termen and the reaction of experts and the public). Electro-optic and electromagnetic sound generation was invented in that time as well but appeared later on. There are examples for both principles in Austria and Germany reaching back to the 1920ties. A representative survey of press reports show the different estimations of the usability of electrical musical instruments by technicians, musicians and the public. The following decade is treated in several parts due to the political development in Germany. The first two years are mainly marked by the invention of the Trautonium, the Neo-Bechstein-piano, the Elektrochord and the Hellertion. This was the time when Berlin turned out as a centre for "electrical music", especially by activities of the "Rundfunkversuchsstelle" (radio research institute) at the University of Music and the Heinrich-Hertz-Institute. The first major public presentations at the Berlin Radio Shows took place in this time as well. After the year 1933 not only the political situation changed but the cultural preconditions for the usage of electrical instruments as well. The political convergence with the NS regime and the goodwill of the "ministry of public enlightenment and propaganda" played an important role. It turned out by the following development that the Trautonium, the electric organs by Vierling and the Hellertion by Bruno Helberger were used for official occasions. Vierling's "Grosstonorgel" was used during the Olympic games, on the other hand the development of Edwin Welte's light-tone organ was stopped for he was married with a Jewish woman. The work of Oskar Sala plays an important role in the area of conflict between technology, politics and music. As no detailed documentation of the work of Joerg Mager (who claimed to be the leading person in electro-music research) is available till now, this will be discussed in a separate chapter. A short description of the consequences after 1945 is followed by a detailed appendix: data of concerts, sound recordings, technical documentations and more than 600 patents. The book is based on extensive and original material, as it turned out by studying of secondary literature that many details are based on not provable sources. The facts are carefully documented using footnotes, the book is meant as a fundamental collection of sources for further scientific research. Die Publikation handelt von der Pionierzeit der "elektrischen Instrumente" im deutschsprachigen Raum. Sie beruht im Wesentlichen auf einem Forschungsauftrag des Jubiläumsfonds der Österreichischen Nationalbank (Projekt Nr. 9382), bei dem vor allem die Popularisierung dieser Instrumente im Vordergrund stand. Von den ersten Versuchen ausgehend, wird anhand von sorgfältig recherchierten Originaldokumenten die Entwicklung im untersuchten geographischen Raum vorzugsweise im Zeitintervall von 1920 bis 1945 behandelt. Nach einer kurzen Darstellung der ins 19. Jh. zurückreichenden Wurzeln beginnt die Untersuchung mit einer kritischen Wertung der Konstruktionen und deren Präsentation in den 1920er Jahren (insbesondere Jörg Mager, Lev Termen und den Reaktionen der Fachwelt und der Öffentlichkeit). Dazu kommen Konstruktionen, die zwar in dieser Zeit entstanden, jedoch erst später in Erscheinung traten: die elektro-optische und elektromagnetische Tonerzeugung. Für beide Prinzipien gibt es Beispiele in Österreich und Deutschland, die in die 1920er Jahre zurückreichen. Eine repräsentative Presseschau zeigt die unterschiedliche Auffassung der Verwertbarkeit der elektrischen Instrumente vom Standpunkt der Techniker, der Musiker und der Öffentlichkeit. Das folgende Jahrzehnt wird der politischen Entwicklung wegen in mehreren Teilen behandelt. Die ersten zwei Jahre waren vor allem von der Erfindung des Trautoniums, des Neo-Bechstein-Flügels, des Elektrochords und des Hellertions geprägt. In dieser Zeit entwickelte sich Berlin (insbesondere durch das Heinrich Hertz Institut und die Rundfunkversuchsstelle) zu einem Zentrum der "elektrischen Musik". Auch die ersten großen öffentlichen Präsentationen auf den Berliner Funkausstellungen fanden 1931 und 1932 statt. Nach 1933 veränderte sich jedoch nicht nur die politische Lage, sondern auch die kulturpolitischen Voraussetzungen für die Verwendung elektrischer Instrumente. Die politische Nähe zum NS Regime und das Wohlwollen des Propagandaministeriums spielten eine wesentliche Rolle. Die Entwicklung zeigte, dass das Trautonium, die Orgelkonstruktionen von Oskar Vierling und das Hellertion Bruno Helbergers im offiziellen Musikbetrieb weiter verwendet wurden. Vierlings "Großtonorgel" wurde bei offiziellen Anlässen eingesetzt, hingegen wurde die Entwicklung der Lichttonorgel Edwin Weltes gestoppt, weil er mit einer Jüdin verheiratet war. Oskar Salas Arbeit spielt im Spannungsfeld zwischen Technik, Politik und Musik eine wichtige Rolle. Nachdem bislang keine ausführliche Dokumentation der Arbeit Jörg Magers (der für sich eine besondere Rolle in Anspruch nahm) verfügbar war, ist diesem Thema ein eigenes Kapitel gewidmet. Einer kurzen Darstellung der Folgewirkungen nach 1945 folgt ein ausführlicher Anhang, der das ermittelte Material offenlegt: Aufführungsdaten, Tondokumente, technische Dokumentationen und über 600 Patente werden aufgelistet. Die Arbeit beruht auf umfangreichem Originalmaterial, da es sich beim Studium der Sekundärliteratur zeigte, dass viele Details auf nicht weiter nachvollziehbaren Quellen beruhen. Die Fakten sind sorgfältig in Fußnoten dokumentiert, das Buch versteht sich daher auch als grundlegende Quellensammlung für weiterführende wissenschaftliche Arbeit.

     

    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Quelle: OAPEN
    Sprache: Deutsch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schlagworte: Music
    Weitere Schlagworte: electronic music; electronic musical instruments; Mager; Trautonium; Sala; Vierling; Musikinstrument; Orgel; Telefunken
    Umfang: 1 electronic resource (348 Seiten p.)
  18. European Voices II : Cultural Listening and Local Discourse in Multipart Singing Traditions in Europe
    Erschienen: 2011
    Verlag:  Böhlau

    Although the fundamental meaning of basic terminology is well established for every scholarly discipline, many concepts are often questioned and redefined. In the case of ethnomusicology, this process is all too familiar, as researchers within the... mehr

     

    Although the fundamental meaning of basic terminology is well established for every scholarly discipline, many concepts are often questioned and redefined. In the case of ethnomusicology, this process is all too familiar, as researchers within the discipline focus on the most diverse of music cultures. The manifold worldviews of the resource persons, as holders and presenters (in both meanings of the word) of a tradition make the matter more complex. Such a situation has particular significance in the context of multipart singing because of the specific musical aesthetics and vocabularies established among singing groups. Additionally, it is accentuated by processes of change within every musical culture and those of ethnomusicology.

    Examining this question from the viewpoint of folk terminology means primarily considering specific and individual concepts of cultural listening, in the sense of 'paying attention', 'con-centrating' and 'focusing on'. These concepts are established on the one hand through the processes of music listening and music making and on the other hand through the local dis-course, in which singers and musicians as well as local communities are very much involved. The discourse as a communication category with which people communicate about the claim to validity of rules also plays an important role in processes of legitimating and power within the community. An essential part of the discourse is singing itself. The music therefore becomes the object and subject of research. Of particular relevance in this framework are questions of gender, applying to communities in which women practice multipart singing and others where they are mostly listeners, although contributing decisively in the discourse processes.

    A specific role become issues of brain research. In this context the functionality of an exact motor control system within the body for precise timing, sequencing and the spatial organisation of movements during musical performance become particularly important. Performing and listening to music are culturally conditioned, but they are at the same time natural human abilities. Therefore the study of underlying processes is crucial and promises to uncover fun-damental properties of the human brain.

    The different theoretical viewpoints in the first three chapters of the book are followed by ap-proaches of a "Lexicon of Local Terminology on Multipart Singing in Europe". These reflect the situation of a few but different communities and areas in Europe, helping to obtain additional insights into the topics in question. Die grundlegende Bedeutung der Terminologie steht für jede Wissenschaft zwar außer Streit, viele Termini werden aber oft in Frage gestellt und immer wieder neu definiert. In der Ethnomusikologie ist dieser Vorgang eine all zu bekannte Erscheinung, beschäftigen sich doch die Forscher dieser Disziplin mit unterschiedlichsten Musikkulturen. Die mannigfaltigen Weltanschauungen der Gewährspersonen, die gleichzeitig Träger und Darsteller (im doppelten Sinn des Wortes) der jeweiligen Tradition sind, machen die Frage noch komplexer. Dieser Zustand nimmt in Fragen vokaler Mehrstimmigkeit eine besondere Stellung ein, auf Grund der eigenen musikalischen Ästhetik und des eigenen Vokabulars, die sich unter Sängergruppen etabliert haben. Er wird zusätzlich durch Änderungsprozesse in jeder Musikkultur und jene in der Ethnomusikologie betont.

    Diese Frage vom Blickwinkel der Volksterminologie zu erkunden, erfordert zuerst spezifische und individuelle Konzepte des kulturellen Hörens im Sinne von ‚Aufmerksamkeit schenken', ‚sich konzentrieren auf' und ‚Aufmerksamkeit ausrichten auf' in die Untersuchungen mit einzubeziehen. Diese Konzepte sind einerseits durch Prozesse des Musikhörens and Musikmachens, andererseits durch den lokalen Diskurs, in dem Volkssänger- und -musikanten, wie auch die jeweilige lokale Gemeinschaft mitwirken, etabliert.

    Der Diskurs als jene Art der Kommunikation, durch die sich Personen über den Geltungsanspruch von Normen verständigen spielt eine wichtige Rolle in den Prozessen von Legitimation und Macht innerhalb einer Gemeinschaft. Ein wesentlicher Teil des Diskurses ist das Singen selbst. Die Musik wird daher Objekt und Subjekt der Untersuchungen. Von besonderer Bedeutung sind in diesem Zusammenhang Gender-Fragen. Sie betreffen Gemeinschaften in denen Frauen aktiv in der Praxis der vokalen Mehrstimmigkeit teilnehmen sowie andere, in denen sie vor allem Zuhörerinnen sind, trotzdem aber eine entscheidende Rolle in den Diskurs-Prozessen spielen.

    Eine spezifische Rolle kommt Fragen der Hirnforschung zu. Besonders wichtig in diesem Zusammenhang ist die Funktionalität eines exakten motorischen Kontrollsystems innerhalb des Körpers für die präzise Zeitmessung, die Sequenzbildung und die Raumorganisation der Bewegungen während der musikalischen Interpretation. Musikinterpretation und -hören sind kulturell bedingt, aber sie sind gleichzeitig natürliche menschliche Fähigkeiten. Die Untersuchung der zugrunde liegenden Prozesse ist daher entscheidend und verspricht die Entdeckung grundlegender Merkmale des menschlichen Gehirns.

    Die unterschiedlichen theoretischen Blickwinkeln in den drei ersten Kapitel des Buches werden von Annäherungen an ein "Lexikon der lokalen Terminologie zur vokalen Mehrstimmigkeit in Europa" gefolgt. Diese widerspiegeln die Situation weniger aber unterschiedlicher Gemeinschaften und Regionen in Europa und helfen zusätzliche Einsichten zu den gestellten Fragen zu gewinnen.

     

    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Quelle: OAPEN
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schlagworte: Music
    Weitere Schlagworte: cultural listening; local discourse; multipart singing; European multipart music; local terminology; musical phenomena; Daina (Lithuania); Melody; Music of Lithuania; Polyphony
    Umfang: 1 electronic resource (492 p.)
  19. Eduard Hanslick : Sämtliche Schriften, Historisch-kritische AusgabeBand I, 7: Aufsätze und Rezensionen 1864–1865
    Erschienen: 2011
    Verlag:  Böhlau, Wien; München

    The present seventh volume of the new historical-critical complete edition of Eduard Hanslick's works contains texts of the years 1864 to 1865, which are for the most part contributions from the Vienna "Presse" and the "Neue Freie Presse", which... mehr

     

    The present seventh volume of the new historical-critical complete edition of Eduard Hanslick's works contains texts of the years 1864 to 1865, which are for the most part contributions from the Vienna "Presse" and the "Neue Freie Presse", which Hanslick changed to when it was founded in 1864.

    In terms of content the texts offer a wide range. Apart from topical reviews there are basic essays on musical aesthetics, thoughts on the Italian opera in Vienna, historico-cultural accounts as well as basic reflections about the concert life in Vienna at that time. In particular Hanslick's research on the history of music in Vienna, which leads to "Geschichte des Concertwesens in Wien" published by Wilhelm Braumüller in 1869, shows in various single essays and a huge coherent series in "Oesterreichische Revue".

    Some articles were published shortly after in national music journals such as the "Niederrheinische Musik-Zeitung" or the Berlin music journal "Echo". Later Hanslick revised some of them for his well-known anthologies ("Die moderne Oper", "Aus dem Concertsaal. Geschichte des Concertwesens in Wien, II"). As before these texts were provided with lists of readings, which are printed subsequent to the respective article. The principles of publication did not change. Minor variations are: different spelling, change from spaced writing to normal distance of characters or vice versa, slight modifications of the wording, updating or additions. Major changes mainly consist in leaving out large parts of the text or rearranging text passages from different sources regarding particular subjects. The basic change in Hanslick's occupation as a critic that is his stronger attention to reviewing the performance, - as can be seen from the 1860s in particular - cannot be substantiated so well by his own editions, because he often left out parts related to the concert. From that point of view this edition not only provides a better overview of the Vienna concert life in these years than Hanslick's own edition but it also notes down in a much more precise way his changed approach to writing. Most of the texts, however, are completely unknown today.

     

    The essay in the comment part deals with Hanslick's change to the "Neue Freie Presse" and the importance of the latter for the circle of its authors.

    As before the notes characterize every single text briefly and analyse them according to their aesthetic relevance.

    The volume ends with a scientific apparatus (list of emended printing errors, list of abbreviations, bibliography and index of names). Der vorliegende siebte Band der neuen historisch-kritischen Gesamtausgabe der Schriften von Eduard Hanslick enthält Texte der Jahre 1864 bis 1865. Es sind überwiegend Beiträge aus der Wiener "Presse" und der "Neuen Freien Presse", zu der Hanslick mit der Gründung im Jahr 1864 wechselte.

    Inhaltlich sind die Texte weit gestreut. Neben Tageskritiken stehen grundsätzliche musikästhetische Essays, Gedanken zur italienischen Oper in Wien, kulturhistorische Darstellungen, aber auch grundsätzliche Reflexionen zum aktuellen Wiener Konzertleben. Insbesondere seine Forschungen zur Wiener Musikgeschichte, die zu der 1869 bei Wilhelm Braumüller erschienenen "Geschichte des Concertwesens in Wien" führen, sind in dieser Zeit mit verschiedenen Einzelessays und einer großen zusammenhängenden Reihe in der "Oesterreichischen Revue" dokumentiert.

    Manche Artikel erschienen kurz darauf in überregionalen Musikzeitschriften wie der "Niederrheinischen Musik-Zeitung" oder der Berliner Musikzeitung "Echo". Einen Teil überarbeitete Hanslick später für seine bekannten Sammelbände ("Die moderne Oper", "Aus dem Concertsaal. Geschichte des Concertwesens in Wien, II"). Für diese Texte wurden wie bisher Lesartenverzeichnisse erstellt, die im Anschluss an die jeweiligen Zeitungsartikel abgedruckt sind. Die Editionsprinzipien blieben gleich. Geringfügigere Varianten sind: andere Schreibweise, Wechsel von Sperrdruck zu normalem Zeichenabstand oder umgekehrt, kleinere Formulierungsänderungen, Aktualisierungen oder Hinzufügungen. Gravierende Änderungen bestehen hauptsächlich im Wegfall großer Textpartien oder der Neumontage von Textpassagen aus verschiedenen Quellen zu bestimmten Themen. Die grundsätzliche Änderung in Hanslicks Kritikertätigkeit, wie sie gerade ab den 1860-er Jahren festzustellen ist, nämlich seine stärkere Zuwendung zur Leistungskritik, kann man an seinen eigenen Editionen nicht so gut belegen, weil er oft aufführungsbezogene Teile weggelassen hat. Insofern gibt diese Ausgabe nicht nur einen besseren Überblick über das Wiener Konzertleben dieser Jahre als Hanslicks eigene Edition, sondern verzeichnet viel genauer seine geänderte Schreibhaltung. Die meisten Texte jedoch sind heute gänzlich unbekannt.

    Der Essay im Kommentarteil beschäftigt sich mit Hanslicks Wechsel zur "Neuen Freien Presse", ihrer Bedeutung im Umfeld ihrer Autoren. Die Erläuterungen kommentieren wie bisher die einzelnen Texte knapp und befragen sie auf ihre ästhetische Relevanz hin.

    Der Band schließt mit einem wissenschaftlichen Apparat (Verzeichnis der emendierten Druckfehler, Abkürzungsverzeichnis, Literaturverzeichnis und Personenindex).

     

    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Quelle: OAPEN
    Sprache: Deutsch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schlagworte: Music
    Weitere Schlagworte: aesthetics of music; music of the 19th century; Wagner; Verdi and Italian Opera; history of concerts in Vienna; sources of Anti-Wagnerism; Gesang; Ludwig van Beethoven; Wien
    Umfang: 1 electronic resource (610 p.)
  20. Das Wiener Klavier bis 1850 : Bericht des Symposiums "Das Wiener Klavier bis 1850" veranstaltet von der Sammlung alter Musikinstrumente des Kunsthistorischen Museums Wien
    Erschienen: 2008
    Verlag:  Musikantiquariat und Verlag Hans Schneider, Tutzing

    The presented book, the amplified proceedings of the symposium "Das Wiener Klavier 1850", held at Neue Burg (Vienna) in 2003 combines as regards content recent organological and biographical research, answers questions concerning the... mehr

     

    The presented book, the amplified proceedings of the symposium "Das Wiener Klavier 1850", held at Neue Burg (Vienna) in 2003 combines as regards content recent organological and biographical research, answers questions concerning the original-instrument performance of the romantic period and focuses on technological features in the making of the Viennese pianoforte. In the 2nd half of the 18th century Vienna became the European centre of production of pianofortes whereas the typical Viennese pianoforte-sound, evolved from special technological and constructional parameters, acted as a stimulant on composers and interprets. Many instrument makers - some of them originally German - working and living in Vienna contributed to this uplifting evolution with their innovative work for the Austrian Court or simply as civic craftsmen. A quite impressive amount of material about their biographies and contracts was investigated and is an integral part of the publication. With the beginning of the 19th century firms in Paris and London were of utmost importance for the pianoforte industry. Broadwood and Erard for instance in an international terrain and started an early mass-production of instruments based on the English action. Beside these instruments the Viennese pianoforte with its German action could not easily compete with. The book contains the analysis of the manufacturing techniques of the Viennese pianoforte and of the company organisations respectively the corporate structures of the comparatively small businessmen in the Austrian region and the Hapsburg Crown lands particularly with regard to the interactions between the Viennese, German and Italian workshops. Moreover the variants in aesthetic design and development of the Viennese pianofortes until the time by 1850 are pointed out and results of recent dendrochronological research of instruments preserved by renowned collections are published in this book. Der vorliegende Band ist der stark erweiterte Bericht des 2003 in dern Neuen Burg Wien abgehaltenen Symposiums "Das Wiener Klavier bis 1850". Inhaltlich verbindet diese Publikation die aktuelle organologische sowie biographische Forschung, beantwortet Fragen zur Aufführungspraxis der Romantik und diskutiert instrumentenbauliche Merkmale des Wiener Klaviers. Ab der 2.Hälfte des 18. Jhs. entwickelte sich Wien zum Zentrum ds Hammerklavierbaus, wobei der typisch wienerische Klavierklang, der aufgrund spezifischer technischer und baulicher Parameter entstand, Inspiration für Komponisten und Interpreten war. Zu dieser Entwicklung trugen vor allem die in Wien ansässigen Instrumentenmacher (Christoph, Leydecker, Moyse, Stein, Streicher etc.) bei, die für den Hof oder als bürgerliche Handwerker tätig waren und innovative Lösungen in den Klavierbau brachten und über deren Biographie Neues berichtet wird. Im frühen 19. Jh. traten neben Wien auch Paris und London mit Firmen auf, die international operierten und größere Stückzahlen auf den Markt brachten.

    Broadwood und Erard definierten ein neues auf der Stoßzungenmechanik basierendes Klangideal, neben dem sich die Wiener Klaviere mit ihrer Prellzungenmechanik nur schwer behaupten konnten. Im vorliegenden Band werden die fertigungstechnischen Spezifika des Wiener Klaviers sowie die Betriebsorganisation und Unternehmensstruktur der vergleichsweise kleineren Unternehmer im Raum Österreich und den Kronländern analysiert, wobei der gegenseitigen Beeinflussung der Wiener, deutschen und italienischen Werkstätten große Aufmerksamkeit zuteil wird. Weiters werden die Varianten der ästhetischen Entwicklung und des Designs der Wiener Klaviere bis 1850 aufgezeigt, sowie dendrochronologische Untersuchungsergebnisse zu den Instrumenten internationaler renommierter Sammlungen veröffentlicht.

     

    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Quelle: OAPEN
    Sprache: Deutsch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schlagworte: Music
    Weitere Schlagworte: pianoforte; history of piano; instrument makers; piano design; piano action; dendrochronology; Klavier; Orgel
    Umfang: 1 electronic resource (284 Seiten p.)
  21. WeXel oder Die Musik einer Landschaft
    Erschienen: 2014
    Verlag:  Böhlau

    Traditional music of the Wechsel, styrian-lower austrian border region, 100 kms south of Vienna. Volume 1 „The religious song“ sung during the farmer’s traditional two-night corpse-watch at the bier in the house of the deceased. 192 songs with text,... mehr

     

    Traditional music of the Wechsel, styrian-lower austrian border region, 100 kms south of Vienna. Volume 1 „The religious song“ sung during the farmer’s traditional two-night corpse-watch at the bier in the house of the deceased. 192 songs with text, music and incipits, 3 CDs with historical recordings, dictionary of local dialect.

    CD 1: e-book.fwf.ac.at/o:672

    CD 2: e-book.fwf.ac.at/o:727

    CD 3: e-book.fwf.ac.at/o:762 Volksmusik des Wechsels, Grenzlandschaft Steiermark-Niederösterreich. Teilband 1 „Das Geistliche Lied“ im bäuerlichen Brauch des Leichhüatns. Die „Leichhüatlieder“, welche zwei Nächte lang im Hause eines Verstorbenen vor dem aufgebahrten Toten gesungen wurden. 192 Lieder mit Text- und Melodievarianten, Melodienincipits, 3 CDs mit historischen Tonaufzeichnungen, Wörterbuch des lokalen Dialekts.

    CD 1: e-book.fwf.ac.at/o:672

    CD 2: e-book.fwf.ac.at/o:727

    CD 3: e-book.fwf.ac.at/o:762

     

    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
  22. Adorno versus Lyotard : Moderne und postmoderne Ästhetik
    Autor*in: Kogler, Susanne
    Erschienen: 2014
    Verlag:  Verlag Karl Alber, Freiburg

    It is well known that Theodor W. Adorno’s aesthetic theory is grounded in his profound musical knowledge. The importance of music for Jean-François Lyotard, however, has not been adequately recognized until today; neither has the fact that Lyotard... mehr

     

    It is well known that Theodor W. Adorno’s aesthetic theory is grounded in his profound musical knowledge. The importance of music for Jean-François Lyotard, however, has not been adequately recognized until today; neither has the fact that Lyotard was strongly influenced by Adorno. Tracing back the development of Lyotard’s thought from his “pagan” beginnings to his late conception of an informal art, the book intends to initiate an adequate reception of Lyotard’s œuvre from a musicological viewpoint. Moreover, as a first comprehensive comparison of Lyotard‘s and Adorno’s theories on art, the study contributes to the exploration of Critical Theory’s reception in France. Es ist allgemein bekannt, dass Theodor W. Adorno seine ästhetische Theorie auf Basis profunder Musikkenntnisse entwickelte. Dass die Musik auch für Jean-François Lyotard von besonderer Wichtigkeit war und er stark von Adorno beeinflusst wurde, wurde bis heute allerdings kaum entsprechend wahrgenommen. Durch den Vergleich mit der Musikphilosophie Adornos intendiert dieses Buch eine adäquate Rezeption des Werkes von Lyotard aus musikwissenschaftlicher Sicht zu initiieren, wobei es dessen Entwicklung von den "heidnischen" Anfängen bis zur späten Konzeption einer "informellen" Kunst nachzeichnet. Als erster umfassender Vergleich der Ästhetik beider Denker leistet es auch einen Beitrag zur Erforschung der Rezeption der Kritischen Theorie in Frankreich.

     

    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Quelle: OAPEN
    Sprache: Deutsch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schlagworte: Music
    Weitere Schlagworte: Adorno; Lyotard; Aesthetics; Postmodernism; Modernism; Contemporary Music; Adorno; Lyotard; Ästhetik; Postmoderne; Moderne; zeitgenössische Musik; Immanuel Kant; Jean-François Lyotard; München; Philosophie; Theodor W. Adorno; Verlag Herder
    Umfang: 1 electronic resource (497 p.)
  23. Musikalische Repertoires in Zentraleuropa (1420-1450) : Prozesse & Praktiken
    Erschienen: 2014
    Verlag:  Böhlau

    With famous music manuscripts such as the St Emmeram codex or the Trent codices and the rise of a musical elite with singer-composers around Dufay and Binchois, the years around 1430 belong to a crucial period in late-medieval music history. The... mehr

     

    With famous music manuscripts such as the St Emmeram codex or the Trent codices and the rise of a musical elite with singer-composers around Dufay and Binchois, the years around 1430 belong to a crucial period in late-medieval music history. The present volume comprises 13 case studies on polyphonic as well as monophonic repertories with a particular focus on the city of Vienna. For the first time, the ‘simultaneity’ of ‘non-simultaneous’ phenomena is scrutinized for Central Europe and for the cultural exchange with neighbouring territories of the Holy Roman Empire, of England, Bohemia and Northern Italy.Due to its specific urban profile and the geographical position, late-medieval Vienna offers an excellent starting point for the study of musical repertories in Central Europe and their appropriation as cultural practice in the first half of the fifteenth century. The ‘simultaneity’ of ‘non-simultaneous’ phenomena is closely connected to the coexistence of different patterns of music patronage within court and nobility, the university, a variety of ecclesiastical institutions (among them the collegiate church of All Saints, later St Stephen’s Cathedral), and diverse strands of upper- and middle-class citizens on the one hand, cultural exchange with neighbouring territories of the Holy Roman Empire, of England, Bohemia and Northern Italy on the other. Manifold strands of polyphonic and monophonic repertories (both sacred and profane), compositional techniques, regionally bound stylistic peculiarities, strategems of music patronage, institutional (or even personal) collectionism, furthermore aspects of music iconography and the role of music within the history of ideas are scrutinized in thirteen chapters, which are conceived as case-studies, plus a detailed thematical introduction. In sum, this is an invaluable contribution to a better understanding of a crucial period of late-medieval music history. Mit berühmten Repertoire-Handschriften wie dem Mensuralcodex St. Emmeram oder den Trienter Codices und der Entstehung einer musikalischen Elite um Sängerkomponisten wie Dufay und Binchois gehören die Jahrzehnte um 1430 zu einer Schlüsselphase der abendländischen Musikgeschichte. Der Band vereint 13 Fallstudien zur polyphonen Kunstmusik sowie zum einstimmigen Lied, wobei ein besonderer Fokus auf den Verhältnissen in Wien liegt. Erstmals wird so die Gleichzeitigkeit ungleichzeitiger Phänomene für Zentraleuropa beleuchtet – auch hinsichtlich der Wechselwirkungen mit England, Böhmen, Oberitalien und dem franko-flämischen Raum.

     

    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
  24. New Sounds, New Stories : Narrativity in Contemporary Music
    Erschienen: 2006
    Verlag:  Leiden University Press

    When listeners talk about their listening experiences, they often refer to music as if it were a narrative. But can music actually tell a story? Can music be narrative? Traditionally, narrativity is associated with verbal and visual texts, and the... mehr

     

    When listeners talk about their listening experiences, they often refer to music as if it were a narrative. But can music actually tell a story? Can music be narrative? Traditionally, narrativity is associated with verbal and visual texts, and the mere possibility of musical narrativity is highly debated. In this study, Vincent Meelberg demonstrates that music can indeed be narrative, and that the study of musical narrativity can be very productive. Moreover, Meelberg even makes a stronger claim by contending that contemporary music, too, can be narrative. More specifically, Meelberg suggests considering contemporary musical narratives as metanarratives, i.e. narratives that tell the story of the process of narrativization. Wanneer luisteraars over hun luisterervaringen praten, refereren ze vaak aan muziek alsof het een verhaal is. Maar kan muziek wel een verhaal vertellen? Kan muziek narratief zijn? Traditioneel wordt narrativiteit geassocieerd met verbale en visuele teksten en wordt er betwijfeld of een muzikale variant zelfs maar kan bestaan. In deze studie beargumenteert Vincent Meelberg dat muziek wel degelijk een verhaal kan vertellen, en dat de bestudering van muzikale narrativiteit zeer productief is. Meer specifiek stelt Meelberg voor om hedendaagse muzikale verhalen te beschouwen als metaverhalen, dus als verhalen die het verhaal van het proces van narrativizering vertellen.

     

    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Quelle: OAPEN
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9789087280024
    Weitere Identifier:
    Schlagworte: Music
    Weitere Schlagworte: intermediality; musical story; musical narrative; music; contemporary music; muziek; musical tense; musical comprehension; narratology; musical text; narrativizering; atonality; fabula; linearity; metaverhalen; atonal music; metanarrative; musical narrativity; Concert; Timbre
    Umfang: 1 electronic resource (268 p.)
  25. My Voice Is My Weapon - Music, Nationalism and the Poetics of Palestinian Resistance
    Erschienen: 2013
    Verlag:  Duke University Press, Durham, NC

    David A. McDonald rethinks the conventional history of the Palestinian crisis through an ethnographic analysis of music and musicians, protest songs, and popular culture. Charting a historical narrative that stretches from the late-Ottoman period... mehr

     

    David A. McDonald rethinks the conventional history of the Palestinian crisis through an ethnographic analysis of music and musicians, protest songs, and popular culture. Charting a historical narrative that stretches from the late-Ottoman period through the end of the second Palestinian intifada, McDonald examines the shifting politics of music in its capacity to both reflect and shape fundamental aspects of national identity. Drawing case studies from Palestinian communities in Israel, in exile, and under occupation, McDonald grapples with the theoretical and methodological challenges of tracing "resistance" in the popular imagination, attempting to reveal the nuanced ways in which Palestinians have confronted and opposed the traumas of foreign occupation. The first of its kind, this book offers an in-depth ethnomusicological analysis of the Israeli-Palestinian conflict, contributing a performative perspective to the larger scholarly conversation about one of the world's most contested humanitarian issues. This title was made Open Access by libraries from around the world through Knowledge Unlatched.

     

    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Quelle: OAPEN
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9780822354680; 9780822354796
    Weitere Identifier:
    Schlagworte: Music
    Weitere Schlagworte: palestine; music; politics; history; Arabs; Israel; Israelis; Nationalism
    Umfang: 1 electronic resource (360 p.)